sábado, 22 de octubre de 2011

Los carpinteros en el Baluard

Handwork-constructing the world exposición de Dagoberto Rodríguez y Marco Castillo (Los Carpinteros)



Una cama que parece un scalextric, una bañera con forma de portaviones, un muro en el que acaba de impactar un misil y mesas de dibujo cubiertas de agua. Dagoberto Rodríguez (Caibarién, 1969) y Marco Castillo (Camagüey, 1971) son Los Carpinteros y muestran en el Museo Es Baluard la exposición Handwork-Constructing the World.



La muestra gira alrededor de cuatro esculturas de grandes dimensiones e instalaciones: Cama (2007), un lecho entrelazado con la forma de lo que aparenta un pretzel o bien una autopista que evoca al ámbito psicológico del sueño y los sueños. Portaviones (2005), una piscina en miniatura, adopta la forma de un portaaviones, complicando las expectativas de funcionalidad y utilidad, ocio y guerra. Espejos de Agua (2001) consiste en una serie de antiguas mesas de dibujo cubiertas de agua, de modo que ésta refleja la luz eléctrica de un grupo de lámparas de escritorio, creando un instante precario donde el papel y la materia se convierten en licuefacción y reflejos efímeros.



Frío Estudio del Desastre o Show Room(2005) es una precisa reconstrucción de un muro penetrado por un misil, una imagen congelada del momento de la explosión que resulta una escena extraña a ojos del espectador.Fragmentos de pared, cascotes, fragmentos de vidrio y mobiliario suspendidos en movimiento estático.


Imagen de REUTERS / Enrique Calvo

Además, una serie de acuarelas de grandes dimensiones muestran la compleja relación entre dibujo y objeto, diseño y escultura en su obra además de su amplio abanico temático y de manipulaciones conceptuales. Estas acuarelas son, en muchos casos, anteproyectos de esculturas o instalaciones.


LOS CARPINTEROS. HANDWORK – CONSTRUCTING THE WORD (15.10.2011 - 22.01.2012)
Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma.
Plaza Porta de Santa Catalina 10.

sábado, 30 de julio de 2011

La censura y el fanatismo como marketing en tiempos de crisis

La exposición Camerinos y la escultura de los dioses vettones



¿Quién conocía la fotografía del actor Asier Etxeandía de Sergio Parra? Pues, en principio, los afortunados que se acercaran a Mérida durante el Festival Clásico y pasaran por la exposición Camerinos. Y ¿la escultura de los dioses vettones Ataecina y Vaelico de Fernando Sánchez Blanco, instalada en Arenas de San Pedro (Ávila)? pues los vecinos y los visitantes del lugar. Esto era así hasta ayer, 29 de julio, cuando todavía no se había puesto en marcha el marketing del fanatismo y la censura, gracias al que ambas imágenes han llegado al gran público.
En una suerte de promoción indirecta, la imagen de Asier Etxeandía y la escultura ‘El baño de Ataecina’ retiradas, una de la exposición y la otra de la plaza del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, circulaban estos días por Internet, instalándose de rebote en las miles de plazas virtuales que son las redes sociales.
Tras recibir `numerosas quejas` la Junta de Extremadura ha considerado que la foto de Etxeandía "atenta contra los cristianos". Y la escultura, según el equipo de Gobierno de Arenas de San Pedro, se sitúa en un sitio ‘inapropiado, al lado de la iglesia y “a la vista de los niños que juegan en la plaza”. En una época en la que todo parece estar inventado me pregunto ¿no les habrán llevado los escasos presupuestos de cultura a promocionar el arte a través de la censura? Si es así, los felicito. Lo han conseguido. Pero sospecho que la maniobra no iba en esa dirección y me inquieta.
La foto de Asier Etxeandía formaba parte de Camerinos, una muestra que reúne medio centenar de retratos de artistas que se han dejado fotografiar antes de salir a escena. La exposición de Sergio Parra busca reflejar el teatro por dentro, lo que sucede antes de la representación.
La escultura de Sánchez Blanco, una fuente que recrea las figuras de los dioses de la mitología vettona Ataecina y Vaelico es, según su creador, “un homenaje a la cultura de nuestros ancestros y a su profundo respeto por la naturaleza”. Pero el alcalde de Arenas de San Pedro, dice que la medida estaba incluida en el programa electoral del PP y que se retira porque se encontraba en un sitio “inapropiado”.

jueves, 30 de junio de 2011

Waste Land

Lixio Extraordinario



El documental Waste Land de Lucy Walker relata el viaje del artista Vik Muniz a Jardim Gramacho, el mayor basurero del mundo, situado a las afueras de Río de Janeiro. El artista convivió con las personas que tienen en este espacio su modo de vida y junto con ellas creó una serie de obras de arte, que después se vendieron en casas de subastas londinenses.

Conseguir que la basura se convierta en arte

El gigantesco vertedero Jardim Gramacho es, a primera vista, un lugar de pesadilla. Enormes montañas de basura adornan tétricamente el enorme territorio, en el cual miles de personas luchan por sobrevivir día a día recogiendo desperdicios reciclables que puedan cambiar por dinero para subsistir. Pero una vez más, en medio del peor de los infiernos la esperanza surge para demostrarnos que sí, que otro mundo y otra sociedad son posibles. En este caso ha sido el arte contemporáneo el detonante de la “revolución”. El artista Vik Muniz aparece en el documental “Waste Land” (“Lixio Extraordinario” en portugués) durante un periplo de tres años que le lleva desde Brooklin (su lugar habitual de residencia) hasta Río de Janeiro. El objetivo, desarrollar un proyecto personal: conseguir que la basura se convierta en arte, y que, además, sirva para mejorar la vida (y la autoestima) de miles de trabajadores del basurero. En el documental se muestra al recogedor de basura no sólo como una figura marginal que está en una ocupación alternativa, sino como una clase de trabajador con potencial de organización.
Si la parte estética de la película y las imágenes que muestran cómo se hace una obra de arte con basura son excelentes, también lo es la vuelta de tuerca que se le da a la mejora de las condiciones sociales. Los “catadores” (recogedores de basura) se convierten en trabajadores, y no en mendigos o desposeídos. Porque, realmente: ¿no es cierto que es un trabajo digno recuperar lo aparentemente inservible para darle una nueva vida? Precisamente uno de los protagonistas de la cinta es Tiao, un trabajador del vertedero que, en palabras de Muniz, “muestra al recogedor de basura no sólo como una figura marginal que está en una ocupación alternativa, sino como una clase de trabajador con potencial de organización", explica.

Tomado de Talentyart



Gakería de imágenes

sábado, 18 de junio de 2011

Elena Asins Fragmentos de la memoria



"Cultivad la ciencia de los números, porque nuestros crímenes no son más que errores de cálculo". La exposición retrospectiva de Asins, en la que podrán verse obras desde los años sesenta hasta la actualidad, se abre con esta sentencia de Pitágoras.



Las primeras obras de Fragmentos de la memoria se remontan a finales de los años sesenta, cuando se llevan a cabo los primeros seminarios de Generación Automática de Formas Plásticas en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, una experiencia pionera en España de incorporación de las computadoras a los procesos artísticos.

Elena Asins (1940). Artista, escritora y crítica de arte
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Fragmentos de la memoria
14 de junio – 31 de octubre de 2011
Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini. 3ª Planta
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisario general: Manuel J. Borja-Villel

martes, 14 de junio de 2011

Willi Baumeister

Pinturas y dibujos en el Museu Fundación Juan March (Palma)




La muestra exhibe 50 pinturas y 25 dibujos realizados entre las décadas de 1910 y 1950 y que ofrecen una visión de la creación artística de Willi Baumeister, una de las figuras más relevantes de las vanguardias en Alemania.

La creación artística de Willi Baumeister se desarrolló en grupos de obras temáticamente relacionadas entre sí. Destacan dos ciclos, uno dedicado al pintor y a la modelo y el otro al deporte; ambos temas están muy en consonancia con el espíritu de las vanguardias contemporáneas y con el momento histórico que le tocó vivir, el ambiente y la cultura de la República de Weimar. En efecto, en las décadas de los 20 y 30 el arte “descubre” el mundo del deporte y su cultura. Baumeister, inmerso en la investigación de las posibilidades de representación del cuerpo humano en movimiento, lo incorpora a su universo iconográfico.



Con frecuencia Baumeister representa también su propio atelier, un gesto relacionado sin duda con sus reflexiones sobre la identidad del artista, reflexiones que recogerá en su ensayo Das Unbekannte in der Kunst (“Lo desconocido en el arte”, de 1947), y en otros muchos textos, algunos de los cuales se vierten por primera vez al español en el catálogo de esta muestra.

En la evolución de su trabajo artístico, el lenguaje iconográfico arcaico habría de jugar un papel esencial: sus composiciones con arena de los años 30, inspiradas en las pinturas rupestres de Valltorta (España), muestran una gran fidelidad a la naturaleza al mismo tiempo que un avance hacia la abstracción, con figuras que se convierten en signos y en grafías, reforzando así su carácter simbólico.

A partir de 1933, Baumeister se ve inmerso en polémicas extra-artísticas y, víctima de una campaña de prensa, acaba engrosando la lista de artistas y de arte “degenerado” elaborada por las autoridades nacionalsocialistas. A pesar de ello, Baumeister sigue trabajando e investigando, y su obra, inspirada por la idea de un arte que se adentra en lo desconocido y descubre lo nuevo, acabará por traspasar definitivamente los límites del naturalismo. En 1947, parte de su investigación tomará fo forma en Das Unbekannte in der Kunst, donde, además, se pone de manifiesto la vocación docente del artista, partícipe, en este sentido, de los principios de la Bauhaus.



La exposición WILLI BAUMEISTER (1889-1955). PINTURAS Y DIBUJOS, en el Museu Fundación Juan March hasta el 10 de diciembre.

domingo, 10 de abril de 2011

Encuentro Latinoamericano de Muralismo en Cosquín




Numerosos artistas participaron en el Encuentro Latinoamericano de Muralismo Cosquín 2011. Sus paredes y tapias han servido de lienzo para contar la historia y la 'otra historia'. Participaron Gisel Estefania (Buenos Aires), Laura Londoño y Florentina Aramayo (Colombia), Jairo Robinson y Leonardo Fernández (Perú), José Antonio Villena Sierra (Ecuador), Gustavo Baldovino De Cesare y María Claudia Ríos Sosa (Uruguay), Leonel Do Rosario, Abraham Sanabria, Unai José González (Venezuela),José Emilio Pacheco Vega, Cristina Pérez Alcocer, Edam Juan Carlos Garces y Cristóbal Flores (México), Susana Velasco, Iván García y Paola Mikiej (España), Josan Cardinal, Cristian Brossard, Carlos Domínguez y Carolina Luqué (Cosquín).

Para ver los trabajos web del encuentro
Blog De muchos colores de Susana Velasco.

sábado, 9 de abril de 2011

Color Essence concurso

Laura Atienza del blog de arte Time Also Paints organiza el concurso Color Essence





El concurso se basa en dos fragmentos extraídos de una fotografía, los cuales hay que darles una nueva interpretación. La obra puede realizarse en cualquier formato o plataforma (dibujo, escrito, escultura, vídeo...) y las imágenes del concurso no tienen por que aparecer en el trabajo final. La intención de esta iniciativa es dejar volar vuestra imaginación y se valorará la libertad creativa de las piezas.
Hasta el Martes 26 de Abril.

miércoles, 6 de abril de 2011

La Venus de Milo y el binomio de Newton

Imaginary. Una mirada matemática



"O Binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo.
O que há é pouca gente para dar por isso.

óóóó---óóóóóó óóó---óóóóóóó óóóóóóóó"http://www.blogger.com/img/blank.gif


Las fórmulas de la belleza

"El binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo, el problema es que muy poca gente se da cuenta de ello". Esta frase del escritor portugués Fernando Pessoa, en la que equipara la belleza de las matemáticas a la del arte, podría cambiar sustancialmente, al menos en su parte final, si pusieran ante nosotros algunas fórmulas materializadas en formas, objetos o fenómenos de la naturaleza.

Enlace al artículo original

sábado, 2 de abril de 2011

Slavoj Zizek

The Pervert’s Guide to Cinema
En este documental de 2006, dirigido por Sophie Finnes y presentado por el propio Zizek, el filósofo etiqueta al cine como el último arte perverso, ya que no te da lo que deseas, sino que te dice cómo debes desear.





El cine según Slavoj Zizek
Por Valeria De Los Ríos Y Matías Ayala

"Quizá uno de los acercamientos recientes más provocativos en torno al cine sea el del a la vez filósofo y psicoanalista Slavoj Zizek. Influenciado por G.W.F. Hegel, Karl Marx y Jacques Lacan, Zizek explora las posibilidades que otorga el cine para pensar en términos visuales. De Hegel rescata principalmente el método dialéctico, que en la versión del esloveno no llega jamás a una síntesis; de Marx se interesa por la crítica de la ideología; y de Lacan, toma el marco teórico y la terminología en torno a la construcción del sujeto. No se trata, en su caso, de aplicar directamente el psicoanálisis a los productos de la cultura contemporánea –uno de los ejercicios más predecibles e improductivos del campo académico–, sino que de articular algunos de los conceptos centrales de la teoría lacaniana: lo Simbólico y lo Real, la mirada y la voz. El cine es el arte de las apariencias y las fantasías, por ello, es capaz de decirnos cómo la realidad misma se constituye como una construcción ideológica, social o simbólica. En este sentido, la ficción cinemática es más real que la realidad misma. Según Zizek, para entender el mundo de hoy necesitamos del cine, ya que en él encontramos esa dimensión crucial que no estamos listos para confrontar en nuestra propia realidad".

miércoles, 23 de marzo de 2011

Convierte el arte en agua

Exposición colectiva solidaria

En esta iniciativa participan 22 artistas plásticos y el poeta Álvaro Fierro con 22 poemas inéditos para cada obra expuesta.



Artistas participantes: Agueda de la Pisa, Alejandro Lucadamo, Alfonso Zubiaga, Álvaro Ybarra, Ana Nance, Anuca Aisa, Bibiana Fierro, Carlos Díaz de Bustamante, Carlos Sánchez Alonso, Ciuco Gutiérrez, Claudia Stilianoupolus, Cristina Almodóvar, Jaelius Aguirre, Limberth Rojas, Martín Blázquez, Matilde Roca de Togores, Mónica Sánchez Robles, Pasquale Caprile, Paz Juristo, Silvia Paredes y el poeta Álvaro Fierro
Convierte el arte en agua. Los días 22, 23 y 24 de Marzo en el espacio www.pepepisa.com ( C/ Gabriel Lobo 14 28002, Madrid) exposición y subasta.
¿El Objetivo? Recaudar fondos para subsanar los problemas de escasez de agua en África.

jueves, 10 de marzo de 2011

Ida Kar: fotógrafa bohemia

Ida Kar: Bohemian Photographer, 1952-68' at the National Portrait Gallery

Este espacio acoge la primera retrospectiva de la artista en los últimos 50 años



En la exposición pueden verse un centenar de imágenes, algunas inéditas, de sus primeros años como profesional, de sus viajes y de su vida en Inglaterra, donde fotografió en su ambiente a escultores, pintores, escritores.


Bridget Riley


Kar, de origen armenio, nació en Rusia en 1908 y estudió en París en el apogeo del movimiento surrealista. A finales de 1930 se estableció profesionalmente en El Cairo, donde conoció a su segundo marido, Víctor Musgrave.
En 1945, ambos se trasladaron a Londres; ciudad en la que él abrió la Gallery One. En este espacio Kar expuso "Cuarenta artistas de París y Londres", una muestra que reunía retratos de diferentes personajes del mundo del arte y la literatura.

Barbara Hepworth




Alberto Biacometti




Gustav Metzger





Le Corbusier




Doris Lessing




Tsugouharu Foujita



Ida Kar: Bohemian Photographer 1908-74 en la National Portrait Gallery (NPG) entre el 10 de marzo y el 19 junio.

domingo, 20 de febrero de 2011

El circo de las ilusiones

Exposición de Federico Fellini en CaixaForum Palma



La muestra reúne más de 400 piezas, entre fotografías, dibujos, revistas, cómics, carteles, entrevistas y extractos de filmes, algunos de ellos inéditos hasta ahora.
El circo de las ilusiones, organizada por la Obra Social ”la Caixa” y NBC Photographie, pone un énfasis especial en las obsesiones de Fellini, las imágenes que le inspiraron, las que soñó y las que construyó.



A los diecinueve años, Federico Fellini abandona Rímini y parte a la conquista de Roma. Comenzó su carrera trabajando como caricaturista para diversos periódicos satíricos, pero no tardó en lanzarse a escribir y, en la década de 1940, colaboró en la redacción de numerosos guiones de películas. Trabajó junto a su amigo Roberto Rossellini en Roma, ciudad abierta (1945) antes de debutar como director con Luces de variedades (1950). Algunos años más tarde, lograría el reconocimiento internacional gracias al Óscar que obtuvo por La strada (1954). A los cuarenta años, Fellini provocó una gran polémica con La dolce vita (1960). La Iglesia, que hasta entonces le había apoyado (considerándole incluso un cineasta católico), se indignó al estrenarse el filme, que tachó de decadente y blasfemo.
Fellini continuó su carrera de forma totalmente libre, al margen de las tendencias. Alteró las reglas de la narración, deconstruyó el relato, reinterpretó el cine. La película 8 ½ (1963) supuso un nuevo giro: sus cuestionamientos sobre la creación y su reflexión sobre el cine le llevaron a superar las fronteras de lo real para explorar el mundo de lo imaginario. Los recuerdos de infancia, el inconsciente y los sueños empezaron a tomar relevancia en su obra. Su biografía continuó siendo uno de sus temas recurrentes, pero a partir de ahí no dudó en interpretar su propio papel.



La exposición está dividida en cuatro ámbitos: cultura popular, Fellini en acción, la ciudad de las mujeres y la invención biográfica.

En el primero, se analizan las obsesiones de Fellini y cómo las reflejó en sus películas: desde el mundo del cómic hasta el circo, pasando por su visión de la religión, el poder o los medios de comunicación. El cineasta se inspiraba en lo que le rodeaba y en el amplio repertorio de sus recuerdos, ya fueran reales o inventados.
En el segundo, Fellini en acción, se muestran los procesos para dar forma a su universo junto con sus colaboradores. La figura de Nino Rota es indisociable de la obra de Fellini o la de Piero Gherardi que colaboró durante más de veinte años como escenógrafo y diseñador de vestuario.
En la ciudad de las mujeres muestra sus obsesiones femeninas. La ninfomanía de la Saraghina de 8 ½ (1963) recuerda a la de la Volpina de Amarcord (1973), y los enormes pechos de la estanquera de Amarcord parecen los mismos que los de la campesina de La ciudad de las mujeres (1980).
Y, finalmente, en la invención biográfica, recorre los recuerdos infantiles y los sueños que aparecen constantemente en sus filmes. 8 ½ (1963) cuenta la historia de un director en crisis de inspiración, una especie de réplica de Fellini en la pantalla. Esta película supone un giro en la obra del cineasta. A partir de ese momento, el propio Fellini se convierte en uno de sus temas recurrentes y participa en la puesta en escena de su propia imagen, como muestran los carteles promocionales del filme y, sin ir más lejos, su título: ese 8 ½ corresponde a la octava película y media de Fellini.



Entre 1960 y 1990, Fellini llena de dibujos dos grandes libros habitualmente destinados a la contabilidad de producción. La riqueza de los colores y la utilización esporádica del guache confirman que Fellini se consagra a largas sesiones de dibujo. El cineasta vuelca en el papel sus obsesiones, temores y angustias a lo largo de treinta años, pero no siempre con la misma regularidad. El Libro de los sueños constituye también un repertorio de formas, motivos e historias, un ejercicio de estilo al que el cineasta se entrega, a la manera de un músico con sus escalas, para mantener y alimentar su imaginario.

El circo de las ilusiones, centro cultural CaixaForum Palma hasta el 22 de mayo 2011.

sábado, 19 de febrero de 2011

El sol del membrillo de Erice



La película documental cuenta el proceso de creación artística del pintor Antonio López cuando decide pintar un membrillero en la época en que sus frutos comienzan a madurar. Una maravilla.





"Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades".
Antonio López

sábado, 22 de enero de 2011

Contraviolencias: Prácticas artísticas contra la agresión a la mujer

El arte como denuncia


La liberté raisonné de Cristina Lucas

La artista continúa en un video el recorrido de la imagen que quedó congelada en el cuadro del pintor francés Eugène Delacroix: La libertad guiando al pueblo. En esta obra los personajes toman de nuevo vida, y la mujer (alegoría de la libertad) muere atacada por los hombres que la seguían.


Mosaico branco por sesenta mulheres de Beth Moysés

En este vídeo la artista brasileña Beth Moysés reúne a sesenta mujeres vestidas de novia para construir un monumento en recuerdo de la violencia doméstica sufrida por muchas de ellas.


Coco Fusco Dolores from 10 to 10

La artista cubana recreó en este vídeo el maltrato sufrido por una empleada en México al negarse a firmar su dimisión.


Anti-dog de Alicia Framis

Performances urbanas en las que reúne a mujeres para denunciar la violencia y la agresión social. En este caso Se trata de una colección de vestidos amarillos realizados con tejido anti-balas, ignífugo o resistente a las agresiones de perros, en los que se pueden leer frases o consignas que buscan ser un revulsivo contra el sexismo y el racismo.

Además obras de artistas como Shoja Azari, Nazan Azeri, Maya Bayevic, Louise Bourgeois, Stefan Constantinescu, Regina José Galindo, Sükran Moral, Alexandra Ranner, Paula Rego, Teresa Serrano, Azucena Vieites. La muestra multidisciplinar CONTRAVIOLENCIAS es una coproducción de Koldo Mitxelena Kulturunea y la Obra Social "Sa Nostra" Caixa de Balears. La exposición está comisariada por Piedad Solans y reúne algunas de las manifestaciones artísticas más famosas contra la violencia de género de la última década. La muestra podrá visitarse durante el 2011 en las salas de exposiciones de Sa Nostra en Menorca, Ibiza y Palma.
Excelente vídeo del programa Metrópolis sobre esta muestra

sábado, 15 de enero de 2011

José Val del Omar

La mística de las máquinas



El sonido diafónico envolvente, el desbordamiento apanorámico de la imagen o la tactilvisión, José Val del Omar(Granada 1904 - Madrid 1982) investigó el color, el sonido, la tridimensionalidad o el relieve para aplicar en sus creaciones todas las posibilidades técnicas y estéticas de los medios audiovisuales. Buscaba la obra total que pudiera ser vista, oida y sentida por el espectador. Las siglas PLAT –que equivalen al concepto totalizador de Picto-Lumínica-Audio-Táctil–, revelan su carácter visionario que le llevó a desarrollar caminos inéditos. Val del Omar fue contemporáneo y camarada de Lorca, Cernuda, Renau, Zambrano y otros creadores de una generación truncada con la Guerra Civil.



La exposición desbordamiento de VAL DEL OMAR del Museo Reina Sofía presenta gran parte del material existente creado por este autor. Obras como Vibración de Granada, su primera película de 1932 o los tres documentales de su Tríptico Elemental de España, dedicados a Andalucía, Castilla y Galicia. También puede verse mucha documentación y materiales, como guiones, fotografías, diapositivas, collages o patentes.
Enlace a Días de cine: José Val del Omar, un programa sobre este autor en TV2

José Val del Omar(Granada 1904 - Madrid 1982)